Desde su estreno en 2002, Chicago se erige como un referente insoslayable en la historia del cine musical, no solo por su impecable factura técnica, sino también por el modo en que revitalizó el género ante públicos contemporáneos. Esta película, basada en el exitoso musical de Broadway creado por John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse, representó el renacimiento de los musicales en la pantalla grande, marcando un antes y un después en la percepción tanto crítica como comercial de este tipo de producciones.
Una apuesta estética y narrativa innovadora
El filme dirigido por Rob Marshall se diferenció de otras adaptaciones musicales previas al adoptar un enfoque audaz: entrelazar la narrativa diegética con números musicales que emergen de las fantasías de sus protagonistas. De esta manera, Chicago logra integrar la psicología de los personajes con coreografías vibrantes y puestas en escena lujosas, evocando la atmósfera de los cabarets de los años veinte en Estados Unidos. Este recurso permitió explorar temas como la fama, la corrupción y la manipulación mediática de una forma sarcástica y vigorosa, subrayando la vigencia de estos tópicos en la cultura popular.
Es importante resaltar el trabajo de coreografía, notablemente influenciado por el estilo de Bob Fosse: movimientos angulares, poses dramáticas y una energía casi felina que da una identidad única a cada secuencia. Canciones como “All That Jazz” y “Cell Block Tango” demuestran cómo la película logra combinar espectáculo y profundidad dramática manteniendo la cohesión narrativa.
Un grupo talentoso que puede romper estereotipos
La elección del elenco principal fue, en su momento, objeto de debate. Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere no eran reconocidos por su experiencia musical previa. Sin embargo, bajo la dirección meticulosa de Marshall, consiguieron entregar interpretaciones memorables y convincentes, potencializando la historia y rompiendo con la idea de que solo artistas provenientes del teatro musical podían liderar este tipo de proyectos en el cine. Este enfoque posibilitó la apertura de nuevas oportunidades en los musicales fílmicos, evidenciando que la versatilidad interpretativa podía ser clave para atraer a un público más amplio.
Destacan especialmente las transformaciones vocales y físicas del reparto, que se sometió a rigurosos entrenamientos tanto de baile como de canto. Catherine Zeta-Jones, quien interpretó a Velma Kelly y fue reconocida con el Premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto, encarna este logro: su presencia escénica y soltura en la danza dotaron al personaje de una fuerza arrolladora, convirtiéndola en un paradigma de la femme fatale moderna.
Crítica recibida, galardones y huella en la industria
El éxito de Chicago fue apabullante. Recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en el primer musical en ganar el Premio Óscar a la Mejor Película tras casi tres décadas, desde ‘Oliver!’ en 1968. Obtuvo seis estatuillas en total, incluyendo el reconocimiento a la mejor dirección artística, edición, vestuario y sonido, lo que evidencia la admiración tanto del público como de la crítica especializada.
La influencia de Chicago se extendió más allá de los premios. A raíz de su éxito, Hollywood reavivó el interés en los musicales, generando una oleada de proyectos de gran envergadura como ‘El fantasma de la ópera’, ‘Dreamgirls’, ‘Los miserables’ y ‘La La Land’. Esta revalorización también se evidenció en la estrategia de difusión y marketing: se apostó por lanzar largometrajes basados en obras teatrales, priorizando el espectáculo visual y adaptando guiones para conectar mejor con la sensibilidad posmoderna. Además, el empoderamiento de personajes femeninos y la crítica a los medios masivos pasaron a tener un peso sustancial en la construcción de narrativas musicales.
Relecturas estilísticas y culturales posteriores
Uno de los grandes éxitos de Chicago se encuentra en cómo transformó el lenguaje del cine de este género, integrando elementos del cine antiguo con la estética moderna de los videoclips. La edición dinámica, la utilización de planos secuencia, los efectos de iluminación y el ritmo de la edición son técnicas que han influido en nuevas aproximaciones a la música dentro del ámbito cinematográfico. Además, el filme promovió una perspectiva más sarcástica y reflexiva sobre la celebridad, muy en línea con la cultura hiperconectada de principios del siglo XXI.
En cuanto a la representación de género y sexualidad, Chicago tuvo la valentía de desafiar arquetipos. Las protagonistas femeninas no son simples objetos de deseo o figuras subordinadas, sino agentes de acción que manipulan, seducen y transgreden. Este matiz fue pionero dentro de los musicales de gran presupuesto, facilitando lecturas más sofisticadas sobre la mujer en pantalla.
Un evento cultural y cinematográfico
Chicago significó algo más que un éxito de taquilla o una producción premiada. Se transformó en un emblema de renovación, fusionando las cualidades del teatro musical con la elegancia del cine actual. Su enfoque en combinar dramaturgia, ironía y destreza técnica impulsó una nueva etapa para el género. De esta manera, su legado sigue presente, no solo por su impacto en producciones futuras, sino también por cómo logró conectar con los valores, inquietudes y deseos del público moderno.